Это просто огромный кусок оргалита, по которому Джек ходил, разбрызгивал краску в причудливом танце, посыпал песочком и еще Б*г знает какой дрянью. Несмотря на то, что технически почти каждый из нас может это повторить, все же именно его работа стоит миллионы. Почему?
Стоимость картины неразрывно связана с 1.временем, в которое она была создана, 2.историей автора, 3.со своей собственной историей. Когда сходятся все 3 составляющие, бинго - знаковое произведение искусства создано.
Время. Если мы разбрызгаем краску на пол сегодня, это не удивит ровным счетом никого, другое дело сделать подобный финт первым в истории искусства, в 1948 году, и не забыть заявить, что это искусство
История автора. Поллок был крайне пропиарен журналистами, регулярно выдавал странности на потребу публики, о нем говорили.
История произведения. Своим картинам Поллок придумал целую философию. Искусство - это не результат, а процесс, говорил он. Соответственно, ценно то, КАК он создает картину, ценен процесс творчества. Он устраивал перфоманс.
Так что “тоже так” у нас не получится хотя бы потому, что мы уже не сделаем это первыми.
Я понимаю это и принимаю картины Поллока как творчество безусловно, как искусство - “нууу, да”, как живопись - “нууу, да, наверное :/”
Стоимость картины неразрывно связана с 1.временем, в которое она была создана, 2.историей автора, 3.со своей собственной историей. Когда сходятся все 3 составляющие, бинго - знаковое произведение искусства создано.
Время. Если мы разбрызгаем краску на пол сегодня, это не удивит ровным счетом никого, другое дело сделать подобный финт первым в истории искусства, в 1948 году, и не забыть заявить, что это искусство
История автора. Поллок был крайне пропиарен журналистами, регулярно выдавал странности на потребу публики, о нем говорили.
История произведения. Своим картинам Поллок придумал целую философию. Искусство - это не результат, а процесс, говорил он. Соответственно, ценно то, КАК он создает картину, ценен процесс творчества. Он устраивал перфоманс.
Так что “тоже так” у нас не получится хотя бы потому, что мы уже не сделаем это первыми.
Я понимаю это и принимаю картины Поллока как творчество безусловно, как искусство - “нууу, да”, как живопись - “нууу, да, наверное :/”
Эту фамилию слышал каждый, но чем же Рембрандт так знаменит?Мастерским изображением эмоций и игрой светотени. Посмотрев на эту картину, вы можете увидеть и то, и другое.
Сюжет картины: Иисус вместе со своими учениками переправлялся через Галилейское море. Во время плавания он заснул и началась буря . Испуганные ученики разбудили Христа со словами: «Господи! спаси нас, погибаем! И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина»
Обратите внимание на свет и тьму. Действительно, создается впечатление, что где-то за холстом спрятана лампочка. На правой части картины света совсем мало. Это легко помогает нам отличить Христа: только от его лица исходит свет.
Увидеть эту картину вживую вы не сможете 😜 Она была украдена в 1990 и, где сейчас находится, неизвестно 😒
Сюжет картины: Иисус вместе со своими учениками переправлялся через Галилейское море. Во время плавания он заснул и началась буря . Испуганные ученики разбудили Христа со словами: «Господи! спаси нас, погибаем! И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина»
Обратите внимание на свет и тьму. Действительно, создается впечатление, что где-то за холстом спрятана лампочка. На правой части картины света совсем мало. Это легко помогает нам отличить Христа: только от его лица исходит свет.
Увидеть эту картину вживую вы не сможете 😜 Она была украдена в 1990 и, где сейчас находится, неизвестно 😒
Рембрандт ван Рейн "Христос во время шторма на море Галилейском", 1633 @art_painters
С Днём Святого Валентина! ❤️ Поговорим о любви 🙂
Магритт один из наиболее известных сюрреалистов. Даже те из нас, кто совсем мало знаком с живописью, видели навсегда запоминающиеся образы, созданные этим художником.
Магритт начал свою карьеру художником плакатов и рекламы, по-нашему, дизайнером. Это отразилось на его уникальном стиле. После своей первой выставки Магритт с женой Жоржеттой уехал в Париж, где примкнул к кружку сюрреалистов и познакомился с основоположником этого направления – Андре Бретоном. Но Рене Магритт не принял один из основных принципов сюрреализма – психоанализ Фрейда. В отличии от образов Сальвадора Дали образы Магритта это всегда существующие предметы в своей обычной форме, но их сочетание удивляет и заставляет задуматься. В основе картин Магритта всегда лежит филосовско-поэтическая мысль.
Магритт всегда с удовольствием давал комментарии по поводу трактовки своих работ, однако не о картине «Влюбленные». Самая простая трактовка – «любовь слепа». Влюбленные не видят друг друга, себя, окружающих.
Еще существует трактовка, связанная со смертью матери художника 😢, которая утопилась в реке и когда ее достали, ее сорочка обмоталась вокруг головы. Предположим, что на головах наших влюбленных «смертная сорочка», которая означает, что все смертны. Получается, что они тянутся друг к другу в поцелуе, но на самом деле, у каждого своя жизнь, каждого ждет свой финал, и в масштабе вечности каждый сам по себе.
Магритт один из наиболее известных сюрреалистов. Даже те из нас, кто совсем мало знаком с живописью, видели навсегда запоминающиеся образы, созданные этим художником.
Магритт начал свою карьеру художником плакатов и рекламы, по-нашему, дизайнером. Это отразилось на его уникальном стиле. После своей первой выставки Магритт с женой Жоржеттой уехал в Париж, где примкнул к кружку сюрреалистов и познакомился с основоположником этого направления – Андре Бретоном. Но Рене Магритт не принял один из основных принципов сюрреализма – психоанализ Фрейда. В отличии от образов Сальвадора Дали образы Магритта это всегда существующие предметы в своей обычной форме, но их сочетание удивляет и заставляет задуматься. В основе картин Магритта всегда лежит филосовско-поэтическая мысль.
Магритт всегда с удовольствием давал комментарии по поводу трактовки своих работ, однако не о картине «Влюбленные». Самая простая трактовка – «любовь слепа». Влюбленные не видят друг друга, себя, окружающих.
Еще существует трактовка, связанная со смертью матери художника 😢, которая утопилась в реке и когда ее достали, ее сорочка обмоталась вокруг головы. Предположим, что на головах наших влюбленных «смертная сорочка», которая означает, что все смертны. Получается, что они тянутся друг к другу в поцелуе, но на самом деле, у каждого своя жизнь, каждого ждет свой финал, и в масштабе вечности каждый сам по себе.
Во время масленичной недели поговорим о русских народных забавах :)
Картины Сурикова мы знаем со школьной скамьи. Возможно, это мешает нам посмотреть на его полотна свежим взглядом и восхититься. Его картины всегда масштабные, большие, множество героев. Каждый герой это законченный персонаж, каждый из них на картине не просто так, они все создают композицию, которая выверена мастером в мельчайших подробностях. Ну и, конечно, у каждого полотна Сурикова есть настроение.
“Взятие снежного городка” - одна из самых известных его работ. Картина дарит нам веселье, чистую радость, смех. Сразу хочется поваляться в сугробах, слепить снежную бабу, вспомнить детство, одним словом. И Сурикову эта картина дала второе дыхание. Незадолго до работы над этим полотном скоропостижно умерла его любимая жена. Художник с детьми поехал в родной Красноярск. Идею написать эту народную забаву подсказал мастеру его младший брат. В усадьбе Суриковых была построена снежная крепость, из деревни Базаиха пришли крестьяне помериться силушкой. Мужчины делились на две команды: одна защищала крепость, другая осаждала. Бой шел недетский, часто игрище заканчивалось травмами. Ох, уж эти русские мужики! Обычно в снежный городок играли на Масленицу. Спешите :) еще есть время попробовать. Только без травм, пожалуйста
Картины Сурикова мы знаем со школьной скамьи. Возможно, это мешает нам посмотреть на его полотна свежим взглядом и восхититься. Его картины всегда масштабные, большие, множество героев. Каждый герой это законченный персонаж, каждый из них на картине не просто так, они все создают композицию, которая выверена мастером в мельчайших подробностях. Ну и, конечно, у каждого полотна Сурикова есть настроение.
“Взятие снежного городка” - одна из самых известных его работ. Картина дарит нам веселье, чистую радость, смех. Сразу хочется поваляться в сугробах, слепить снежную бабу, вспомнить детство, одним словом. И Сурикову эта картина дала второе дыхание. Незадолго до работы над этим полотном скоропостижно умерла его любимая жена. Художник с детьми поехал в родной Красноярск. Идею написать эту народную забаву подсказал мастеру его младший брат. В усадьбе Суриковых была построена снежная крепость, из деревни Базаиха пришли крестьяне помериться силушкой. Мужчины делились на две команды: одна защищала крепость, другая осаждала. Бой шел недетский, часто игрище заканчивалось травмами. Ох, уж эти русские мужики! Обычно в снежный городок играли на Масленицу. Спешите :) еще есть время попробовать. Только без травм, пожалуйста
Василий Суриков “Взятие снежного городка”, 1891 @art_painters
Климт и женщины - это тема на несколько книг. В начале 20 века богема исповедовала свободную любовь. Женщины были вправе говорить “да” не одному мужчине, а многим, и старым, и молодым, да и связи с женщинами и семьи втроем были не редкостью. Секс это утоление физической потребности, любовь - это высокое вечное, которое к животным телодвижениям отношения не имеет.
Рискну предположить, что Густаву Климту были близки эти взгляды. Он спал практически с каждой своей натурщицей. Дамы высшего света, портреты которых он выполнял на заказ, так же оказывались у него в постели, ну и общаться с проститутками он не гнушался. О его невероятном темпераменте ходили легенды. По слухам Климт стал отцом от 14 до 40 детей. В то же время на протяжении почти всей жизни он не отлипал от одной женщины, Эмилии Флёге, с которой, скорее всего, отношения были чисто платоническими.
На картине “Золотая рыбка” изображена не она. Это Красная Хильда, Хильда Рот, известная в то время натурщица. Климт нарисовал ее в такой...интересной позе после того, как его роспись большого зала Венского университета забраковали как слишком эротичную. Изначально эту картину Климт назвал “Моим критикам”, указав таким образом довольно привлекательное место, куда им и дорога.
Рискну предположить, что Густаву Климту были близки эти взгляды. Он спал практически с каждой своей натурщицей. Дамы высшего света, портреты которых он выполнял на заказ, так же оказывались у него в постели, ну и общаться с проститутками он не гнушался. О его невероятном темпераменте ходили легенды. По слухам Климт стал отцом от 14 до 40 детей. В то же время на протяжении почти всей жизни он не отлипал от одной женщины, Эмилии Флёге, с которой, скорее всего, отношения были чисто платоническими.
На картине “Золотая рыбка” изображена не она. Это Красная Хильда, Хильда Рот, известная в то время натурщица. Климт нарисовал ее в такой...интересной позе после того, как его роспись большого зала Венского университета забраковали как слишком эротичную. Изначально эту картину Климт назвал “Моим критикам”, указав таким образом довольно привлекательное место, куда им и дорога.
“С тобой я несчастна, но без тебя не будет счастья”, - писала Фрида Кало о своем муже. Диего Ривера был на 20 лет старше и на 100 кг тяжелее. Мать Фриды назвала их союз браком слона и голубки. На свадьбе Диего напился, подрался, сломал мизинец своему обидчику и в довершении стрелял из пистолета. В дополнении к своему взрывному характеру Ривера не был верным мужем. Постоянные романы с ассистентками, моделями, натурщицами. Спустя несколько лет брака Диего предпочел жить отдельно в своей студии. Все это рвало душу бедной Фриды. Последней каплей стала измена Диего с ее родной сестрой. Прогремел развод.
Портрет “Две Фриды” написан сразу после развода. Если знать язык Фриды Кало, то мы можем прочитать ее послание.
В национальном платье Фрида изобразила себя такой, какой ее любил Диего, в европейском платье отвергнутая Фрида. Сердца обеих обнажены. По символике Кало это означает боль, их сердца болят, причем сердце отвергнутой Фриды разбито. Правая Фрида держит в руках портрет Диего, именно этот облик питает оба сердца: мы видим, как по тоненькой вене кровь бежит от портрета к сердцу Фриды. Разбитое сердце кровоточит, живительная сила Диего утекает от отвергнутой Фриды, она пытается остановить кровь зажимом, но кровь все течет. Фриде грозит смерть, жить без Диего для нее невозможно. Неудивительно, что спустя год после развода Диего и Фрида снова поженились. Как писала Фрида: “ В своей жизни я пережила два тяжелых несчастных случая. Первый, когда в меня врезался трамвай, второй - Диего”.
Портрет “Две Фриды” написан сразу после развода. Если знать язык Фриды Кало, то мы можем прочитать ее послание.
В национальном платье Фрида изобразила себя такой, какой ее любил Диего, в европейском платье отвергнутая Фрида. Сердца обеих обнажены. По символике Кало это означает боль, их сердца болят, причем сердце отвергнутой Фриды разбито. Правая Фрида держит в руках портрет Диего, именно этот облик питает оба сердца: мы видим, как по тоненькой вене кровь бежит от портрета к сердцу Фриды. Разбитое сердце кровоточит, живительная сила Диего утекает от отвергнутой Фриды, она пытается остановить кровь зажимом, но кровь все течет. Фриде грозит смерть, жить без Диего для нее невозможно. Неудивительно, что спустя год после развода Диего и Фрида снова поженились. Как писала Фрида: “ В своей жизни я пережила два тяжелых несчастных случая. Первый, когда в меня врезался трамвай, второй - Диего”.
С праздником, дорогие защитники! ❤️
Поговорим сегодня о российском художнике, нашем современнике Игоре Башмакове. Так случилось, что половину своей художественной жизни Башмаков писал пейзажи и натюрморты, и настоящий перелом случился, когда в 2002 году он следил за новостями про захват заложников на мюзикле “Норд-Ост”. Именно в момент, когда Башмаков увидел на экране взгляд одного из спецназовцев, он вдруг понял, что писать нужно не натюрморты и пейзажи, а этих людей, которые рискуют своими жизнями ради других.
С 2002 года Башмаков написал более 100 картин на военную тематику. Все солдаты, изображенные на них, реальные. Художник много общается с военными, расспрашивает их о пережитом. О создании картины “Возвращение” почитаем слова самого Игоря Башмакова: «Однажды ребята рассказали, как в Чечне они остановились на привал у разрушенного дома. Среди них был боец, который от природы хорошо рисовал. Он осколком кирпича нарисовал на стене свою жену и маленького ребёнка. Так вышло, что обратно с задания группа возвращалась через тот же населённый пункт. И вот что удивительно: вся стена того дома была испещрена следами от пуль, за исключением лиц женщины и ребёнка. Солдат, привалившись к стене, где были изображены его близкие, впервые за долгие месяцы уснул спокойным сном — он расслабился, словно на время вернулся домой. Я назвал эту картину „Возвращение“.
Поговорим сегодня о российском художнике, нашем современнике Игоре Башмакове. Так случилось, что половину своей художественной жизни Башмаков писал пейзажи и натюрморты, и настоящий перелом случился, когда в 2002 году он следил за новостями про захват заложников на мюзикле “Норд-Ост”. Именно в момент, когда Башмаков увидел на экране взгляд одного из спецназовцев, он вдруг понял, что писать нужно не натюрморты и пейзажи, а этих людей, которые рискуют своими жизнями ради других.
С 2002 года Башмаков написал более 100 картин на военную тематику. Все солдаты, изображенные на них, реальные. Художник много общается с военными, расспрашивает их о пережитом. О создании картины “Возвращение” почитаем слова самого Игоря Башмакова: «Однажды ребята рассказали, как в Чечне они остановились на привал у разрушенного дома. Среди них был боец, который от природы хорошо рисовал. Он осколком кирпича нарисовал на стене свою жену и маленького ребёнка. Так вышло, что обратно с задания группа возвращалась через тот же населённый пункт. И вот что удивительно: вся стена того дома была испещрена следами от пуль, за исключением лиц женщины и ребёнка. Солдат, привалившись к стене, где были изображены его близкие, впервые за долгие месяцы уснул спокойным сном — он расслабился, словно на время вернулся домой. Я назвал эту картину „Возвращение“.
Картина-шедевр, что делает ее такой?
Можно читать бесчиленные описания и анализы этой работы, где написано, что эта картина дышит жизнью, в глазах маленькой Веры мы видим, как ей не хочется сидеть и позировать, а хочется побежать на улицу и играть на летне-осеннем солнце, но, честно говоря, так и не понять, в чем собственно шедевр.
Да, все так, картина живая, не заезженная, свежая, и, действительно, шедевром ее делает именно это. Но чтобы нам с вами это понять, нужно немного отстранится от самой картины Серова и посмотреть шире, какие картины писали в то время в России, в мире, что происходило в мире живописи.
Импрессионизм. В 1872 году в Париже произошла первая выставка независимых художников, которые представили на ней свои революционные картины. Они сказали “нет” греческим богиням, нимфам, прорисованным волосам и правильным пропорциям, они сказали “да” - героям современной жизни. К 1887 году, году написания картины “Девочка с персиками” импрессионизм еще не прижился, он активно отвоевывал себе право на жизнь.
Что происходило в русской живописи - социальные картины передвижников: “Тройка” с замученными крестьянскими детьми, “Неравный брак”, - или классические портреты Брюллова, сказочные сюжеты Васнецова. И тут - глоток свежего воздуха - “Девочка с персиками”, простая, в комнате, залитой солнцем, в естественной позе, как будто и не было никакого позирования.
Можно читать бесчиленные описания и анализы этой работы, где написано, что эта картина дышит жизнью, в глазах маленькой Веры мы видим, как ей не хочется сидеть и позировать, а хочется побежать на улицу и играть на летне-осеннем солнце, но, честно говоря, так и не понять, в чем собственно шедевр.
Да, все так, картина живая, не заезженная, свежая, и, действительно, шедевром ее делает именно это. Но чтобы нам с вами это понять, нужно немного отстранится от самой картины Серова и посмотреть шире, какие картины писали в то время в России, в мире, что происходило в мире живописи.
Импрессионизм. В 1872 году в Париже произошла первая выставка независимых художников, которые представили на ней свои революционные картины. Они сказали “нет” греческим богиням, нимфам, прорисованным волосам и правильным пропорциям, они сказали “да” - героям современной жизни. К 1887 году, году написания картины “Девочка с персиками” импрессионизм еще не прижился, он активно отвоевывал себе право на жизнь.
Что происходило в русской живописи - социальные картины передвижников: “Тройка” с замученными крестьянскими детьми, “Неравный брак”, - или классические портреты Брюллова, сказочные сюжеты Васнецова. И тут - глоток свежего воздуха - “Девочка с персиками”, простая, в комнате, залитой солнцем, в естественной позе, как будто и не было никакого позирования.
Валентин Серов “Девочка с персиками”, 1887 @art_painters
Делакруа вызывает интерес не только своим творчеством, но и происхождением. Официально он родился в семье Шарля Делакруа, министра иностранных дел дореволюционной Франции. Но, как твердил народ, Эжен был сыном всесильного Талейрана, а некоторые поговаривали, что его отец - сам Наполеон. Кто был его отцом, нам могла бы сказать только его мать. Но она этого не сделала.😜 Картина «Свобода, ведущая народ», возможно, самая известная работа Делакруа. Вызывает некоторое недоумение, почему же она голая в такой совсем неподходящей для этого обстановк Потому что она 1. Богиня, бесстрашная и самоотверженная. 2. Свободная, т.е.не носит корсет. И в-третьих, господа, ну это же французы 😄! Она ведет народ, и за ее спиной мы видим все классы: рабочего в берете, буржуа в цилиндре (в этом образе Делакруа изобразил себя), парнишку- студента Политеха слева в странном головном уборе, держащего камень, он представляет собой интеллигенцию. Считается, что лицо самой Свободы – это лицо знаменитой парижской революционерки Анны-Шарлотты, которая вышла на баррикады после гибели брата и убила 9 гвардейцев. Перед ней, полуголый, лежит ее убитый брат. Будем надеяться его только раздели😒 Революция не шутка! Над всеми развевается триколор, символ национальной идеи Франции: свобода-синий, равенство-белый, братство-красный. Увидеть эту картину вы сможете в Лувре.
Левитан считается самым блестящим русским пейзажистом.
Он перенёс прелести русской природы на холст. Но этот художник не был первым: его учителя Саврасов и Поленов тоже писали родные места (до них существовал итальянский пейзаж). Левитан превзошёл своих учителей. Точно и не понять почему. 🤷♀️ Композиция пейзажей более завершённая, вода более глубокая, настроение более тонкое. Это все на субъективном уровне. Сам Левитан говорил так: «Я не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью».
Конечно, ещё есть гений русских пейзажей Шишкин. Все мы знаем его мишек утром в сосновом бору. Шишкин и Левитан разные по характеру. На пейзажах Шишкина солнце всегда в зените, это масштабные просторы. Левитан любил тихие места, чаще время его картин это закаты и сумерки. Чуткий человек писал чуткие картины. Кстати, чувства Шишкина тоже были всегда в зените. Однажды, он, находясь на обучении в Германии, ввязался в пьяную драку с 12 немцами. И вышел победителем 💪 Русский богатырь 😜
Он перенёс прелести русской природы на холст. Но этот художник не был первым: его учителя Саврасов и Поленов тоже писали родные места (до них существовал итальянский пейзаж). Левитан превзошёл своих учителей. Точно и не понять почему. 🤷♀️ Композиция пейзажей более завершённая, вода более глубокая, настроение более тонкое. Это все на субъективном уровне. Сам Левитан говорил так: «Я не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью».
Конечно, ещё есть гений русских пейзажей Шишкин. Все мы знаем его мишек утром в сосновом бору. Шишкин и Левитан разные по характеру. На пейзажах Шишкина солнце всегда в зените, это масштабные просторы. Левитан любил тихие места, чаще время его картин это закаты и сумерки. Чуткий человек писал чуткие картины. Кстати, чувства Шишкина тоже были всегда в зените. Однажды, он, находясь на обучении в Германии, ввязался в пьяную драку с 12 немцами. И вышел победителем 💪 Русский богатырь 😜
В понедельник замахнемся на шедевр!
Часто можно встретить статьи, которые раскрывают “тайну Моны Лизы”. Чем всех пленяет этот портрет на протяжении веков? Давайте будем предполагать.
“Мона Лиза” покорила публику сразу. Современники да Винчи, которые видели этот портрет, отмечали, что это лучший образец портрета, что художник мастерски изобразил человека: глаза блестят, ресницы как настоящие, цвет лица как у живой. Одним словом, у современников было впечатление, что портрет написан “как фотография”. К моменту написания картины Леонардо достиг пика своего мастерства. Изображение анатомических особенностей уже не было для него какой-либо задачей. И...подбираемся ко второму моменту...он мог позволить себе заняться душой портрета. Да Винчи попытался изобразить одухотворенную женщину. Тут надо отметить, что под одухотворенностью понималось во времена Возрождения. Это не умная, набожная, благочестивая, думающая или еще какая-нибудь женщина. В период Возрождения человек воспевался как подобие Бога. Соответственно, изображая Мону Лизу, Леонардо да Винчи стремился изобразить не подлинный характер этой женщины, а одухотворенного человека в общем, цельное существо подобное Творцу. Похоже, что ему это удалось, и теперь каждый, кто хочет найти в Джоконде какие-то человеческие черты характера, находит их: она и святая, и распутница с кокетливой улыбкой, и собеседник, и мать, и прекрасная возлюбленная. Каждый видит в ней то, что хочет, потому что она как сверхчеловек, подобие Творца. В ней есть все.
И третий пункт - улыбка. Во времена да Винчи художники не писали портреты улыбающихся людей, в принципе. В основном потому, что не умели. Ведь рисовать зубы - это сложно. Да Винчи увлекался анатомией настолько, что решил замахнуться на улыбку. Поэтому современники были сражены вдвойне. Они просто не видели улыбающихся портретов.
Часто можно встретить статьи, которые раскрывают “тайну Моны Лизы”. Чем всех пленяет этот портрет на протяжении веков? Давайте будем предполагать.
“Мона Лиза” покорила публику сразу. Современники да Винчи, которые видели этот портрет, отмечали, что это лучший образец портрета, что художник мастерски изобразил человека: глаза блестят, ресницы как настоящие, цвет лица как у живой. Одним словом, у современников было впечатление, что портрет написан “как фотография”. К моменту написания картины Леонардо достиг пика своего мастерства. Изображение анатомических особенностей уже не было для него какой-либо задачей. И...подбираемся ко второму моменту...он мог позволить себе заняться душой портрета. Да Винчи попытался изобразить одухотворенную женщину. Тут надо отметить, что под одухотворенностью понималось во времена Возрождения. Это не умная, набожная, благочестивая, думающая или еще какая-нибудь женщина. В период Возрождения человек воспевался как подобие Бога. Соответственно, изображая Мону Лизу, Леонардо да Винчи стремился изобразить не подлинный характер этой женщины, а одухотворенного человека в общем, цельное существо подобное Творцу. Похоже, что ему это удалось, и теперь каждый, кто хочет найти в Джоконде какие-то человеческие черты характера, находит их: она и святая, и распутница с кокетливой улыбкой, и собеседник, и мать, и прекрасная возлюбленная. Каждый видит в ней то, что хочет, потому что она как сверхчеловек, подобие Творца. В ней есть все.
И третий пункт - улыбка. Во времена да Винчи художники не писали портреты улыбающихся людей, в принципе. В основном потому, что не умели. Ведь рисовать зубы - это сложно. Да Винчи увлекался анатомией настолько, что решил замахнуться на улыбку. Поэтому современники были сражены вдвойне. Они просто не видели улыбающихся портретов.