Заметки историка искусства
3.3K subscribers
363 photos
2 videos
41 links
Арт-канал историка искусства Анастасии Борминцевой @Mussoori.
Пишу и рассказываю про искусство, коротко и понятно.
Без рекламы 😘
Download Telegram
Рафаэль написал эту картину по случаю свадьбы своего друга Лоренцо Нази, и спустя 40 лет мир чуть было не потерял этот нежный шедевр. Гора, рядом с которой стоял дом Нази, обрушилась, разрушив дом, и картина раскололась на 17 частей. Сын Лоренцо нашел ее уже в мусоре и велел собрать как можно лучше. После тщательных исследований реставраторы осмелились восстановить ее только 2008 году.
Рафаэль яркий представитель раннего Возрождения, на его творчество сильно повлияли Леонардо да Винчи и Микеланджело, с которыми он был лично знаком. В этой картине особенно прослеживается влияние Леонардо: композиция в форме треугольника, практически отсутствует игра светотени, мягкие тона.
Мадонна в традиционных ало-синих одеждах с нежностью наблюдает, как играет Иоанн Креститель с Иисусом. Он протягивает ему щегла. Эта птичка - символ страстей (страданий) Христовых, так как живет в терновнике. Видимо, поэтому мальчик принимает его без особой радости, но спокойно и серьезно.
Рафаэль Санти «Мадонна с щегленком», 1506. Описание в сообщении выше :*
Перов – один из основателей товарищества передвижников. По мнению передвижников искусство должно рассказывать о реальной жизни, трагедии маленького человека и его страданиях. Сюжеты картин Перова наполнены болью за простой народ.
На картине «Тройка» изображены трое детей, которые замерзли и устали, но делать нечего, надо тащить тяжелую бочку заледенелой воды. Натурщиков для двух детей Перов нашел практически сразу, однако, для центральной фигуры он долго не мог найти подходящее лицо. Случайно он встретил на улице крестьянку с сыном и понял, что именно этого мальчика он должен изобразить. Мать долго не соглашалась разрешить сыну позировать: среди крестьян бытовало поверье, что изображённого на рисунке человека постигнет несчастье. Спустя два года после создания картины эта крестьянка пришла к Перову и попросила продать ей картину. Ее сын заболел оспой и умер, бедная мать хотела, чтобы он был с ней хотя бы нарисованный. К тому моменту картину уже купил Третьяков. Перов отвел несчастную женщину в его галерею. Крестьянка упала на колени перед картиной и стала молиться. Перов, потрясенный увиденным, пригласил ее к себе в мастерскую и написал для нее небольшой портрет сына.
Василий Перов «Тройка», 1866. Описание выше
Не каждый великий художник становится основоположником нового стиля, однако Рубенсу это удалось. Именно он положил начало новому стилю живописи - «барокко». Красота человеческого тела, мощного и первозданно-белоснежного, праздная пышность и блеск, эмоциональный пафос – этим наполнены его полотна, это характерные черты барокко. Все доведено до предела.
Да, Рубенс любил пышных женщин! Идеал сегодняшнего дня в 40 кг он бы захотел разве что накормить, но никак не увековечить своей кистью.
Портрет «Шубка» - шедевр позднего творчества Рубенса, когда мастер достиг пика своего мастерства. Молодая, пышногрудая женщина на картине - Елена Фоурмен, его вторая жена, которая наполнила счастьем последние 10 лет жизни художника и родила ему 5! детей. Именно ее Рубенс называл своей «идеальной моделью».
Обратите внимание на игру света и тени. Белоснежное тело Елены как будто излучает свет.
Питер Рубенс «Шубка», 1640. Описание выше :*
Судьба Гогена невероятна, значение его фигуры в живописи неоспоримо, его образ жизни отталкивает. В возрасте 35 лет он бросил работу, жену, пятерых детей и отправился на Таити, до одури напивался абсентом и развлекался с девушками, которые были не старше 15 лет. Это вскоре привело его к сифилису, но отнюдь не побудило его вести более здоровый образ жизни.
Гоген один из самых значимых постимпрессионистов. Его считают основоположником примитивного искусства: отсутствие светотени и объемов, насыщенные цвета, линейная перспектива заменяется на резкие переходы ярких красок. Однако, Гоген был совсем не признан современниками: он жил в полнейшей нищете.
Гоген хотел быть дикарем, он хотел писать естественную жизнь, таитянских женщин, тропическую природу. Это он предпочитал серому Парижу, и это, видимо, приносило ему счастье. Это мы видим и на этой картине – простое счастье двух девушек от абсолютно материальной жизни, не отягощенной философскими размышлениями.
Поль Гоген «Таитянские женщины», 1899
Не одна картина Крамского пользуется мистической дурной славой. В их число входят и «Русалки». Эта картина написана под впечатлением от повести Гоголя «Майская ночь или Утопленница». По преданиям, русалки - это девушки-утопленницы. Крамской стремился написать сказочную картину, полную атмосферы фантастического сна. И это ему удалось. Очень много времени у него ушло на то, чтобы передать лунный свет. Заметьте, что на самом полотне мы не видим луну, только ее блики на бледной коже девушек.
Странные случаи с картиной начались с первой выставки Товарищества передвижников, где ее повесили рядом с картиной Саврасова «Грачи прилетели». Ночью «Грачи» упали. После выставки Третьяков приобрел «Русалок», и им долго не могли найти подходящее место. Поговаривали, что ночью от картины исходит холод, как от воды, и доносится девичье пение. В галерее картина производила тяжелое впечатление на молодых девушек: по слухам, одна девушка утопилась в Яузе. Сам Третьяков отмечал, что, находясь в комнате, где висят «Русалки», он быстро устает. Однажды нянька посоветовала ему повесить картину в темный угол: «Трудно русалкам при солнечном свете, оттого они даже ночью не могут успокоиться. А как попадут в тень, разом перестанут колобродить!». Третьяков, далекий от суеверий, все же послушал совета. С тех пор посетители галереи на эту картину не жаловались.

Посетив Третьяковскую галерею, вы можете сами проверить, какое впечатление на вас производит картина Ивана Крамского «Русалки».
Иван Крамской «Русалки», 1871
У Ван Гога есть несколько картин с изображением ирисов. В картине заметно влияние японских гравюр: четкие контуры, легкие, воздушные цвета, на картине присутствуют четко-прорисованные области и узоры, залитые краской без прорисовки.
Черты японского искусства прекрасно сочетаются с техникой импрессионизма: широкими мазками, которыми написана почва внизу картины.
Сам художник называл живопись громоотводом для своей болезни. С детства Ван Гог был впечатлительным нервным мальчиком, который неизменно тянулся к счастью и гармонии. В юношестве он хотел стать священником как его отец, работал волонтером-учителем, миссионером и искренне пытался изменить жизнь к лучшему. Однако, жизнь снова и снова сталкивала его с реальностью. Свое детство Ван Гог описывал как мрачное, холодное и пустое. Создать семью ему не удалось. Желание создать «Мастерскую Юга» —братство художников-единомышленников, работающих для будущих поколений, закончилось знаменитым отрезанным ухом и ссорой с Гогеном, после которой он и угодил в психушку.
Можно смело сказать, что Ван Гог был образцовым неудачником. Он тяжело переживал свои неудачи, это были настоящие нервные потрясения. Ситуацию ухудшало пристрастие к абсенту. Закономерный финал наступил в возрасте 37 лет. Ван Гог отправился рисовать на пленэр, где выстрелил себе в сердце. Неудачно. Пуля прошла ниже, и еще сутки художник страдал, истекая кровью.
Эти "Ирисы" вы можете увидеть в музее Гетти в Лос-Анджелесе.
Винсент Ван Гог «Ирисы», 1889. Описание выше :)
Живопись Врубеля немного опередила своё время. В начале творчества критики не щадили художника, называя его картины ужасными, снимая их с выставок, как недостойные к показу. Но все-таки Врубель дожил до признания современниками и даже до лестных статей критиков, которые публично забирали свои негативные отзывы обратно. Яркие краски, размашистые мазки, причудливые формы, отсутствие четкого фона–Врубель предчувствовал импрессионизм.
Опережать время удел гениев, а гении, как известно, несколько не в себе. Сумасшествие не просто коснулось Врубеля, а в полной мере завладело им. Буйные припадки, мании величия и уничижения, потеря рассудка… Не раз Врубель разрывал всю свою одежду на мелкие полоски.
«Жемчужная раковина» - картина, написанная в недолгие периоды затишья болезни. Врубель пытался разгадать загадку цвета перламутра. Он создал множество эскизов, чтобы точь-в-точь передать переливы цвета. Когда он стал писать картину красками в раковину приплыли морские царевны и так и остались внутри нее. Некоторые называют их «жеманными» и не достойными такого прекрасного фона… Самому Врубелю они стали казаться слишком вульгарными, но не вульгарна ли сама раковина? Яркая, переливающаяся, подобна новогодней мишуре. И совсем не всегда внутри нее находится прекрасная жемчужина.
Увидеть эту картину Вы можете в Третьяковской галерее.
М.А. Врубель «Жемчужная раковина», 1904
Меж рассыпанных в мире привычных красот
Всякий выбор, мой друг, представляется спорным.
Но Лолá - драгоценность, где розовый с черным
В неожиданной прелести нам предстает

Так писал Бодлер о своей музе - испанской актрисе Лоле из Валенсии. Впрочем, ее красота довольно спорна. Некоторые даже искали непристойный смысл в строках про розово-черное.
Мане был поражен яркостью традиционного андалузского наряда и самой Лолы. На фоне малахольных богемных француженок и серости Парижа Лола, как и вся испанская труппа, произвела на Мане сильное впечатление.
Мане один из родоначальников импрессионизма. Он не вырисовывал детали, не стремился придать реалистичность изображению. Главное, передать впечатление – impression. Путь Мане и в творчестве, и в жизни был не легок. Его стремление стать художником абсолютно не разделял его отец. Он родился в аристократической семье. Шведский король Карл XIII был крёстным отцом матери Мане. Его избранница, Сюзанна Леенхоф, так же не устраивала его семью. Мане женился на ней только спустя год после смерти отца, когда их сыну было 12 лет. Хотя по слухам Сюзанна не пришлась ко двору, так как была любовницей его отца. Картины Мане подвергались суровой критике за "неправильные" композицию, перспективу, пропорции, светотень итд. Только в возрасте 46 лет его картины наконец стали покупать.
Картина «Лола из Валенсии» хранится в музее Орсе, в Париже.
Эдуард Мане «Лола из Валенсии», 1862
Перед вами самый необычный натюрморт конца 16 века. Мы видим не традиционную картину по евангельскому или античному сюжету, где у всех героев на лице отражены глубокие чувства. Караваджо запечатлел мгновенную реакцию героя: на его лице отразилась боль от внезапного укуса. Именно этим значима эта картина в истории живописи.

В образе мальчика Караваджо изобразил своего друга Марио Миннити. Некоторые приписывают им отношения более близкие, чем просто дружба. Однако, вряд ли это так. Конечно, бросается в глаза излишняя женственность мальчика. Марио позировал Караваджо для нескольких работ, но только в этой женственность зашкаливает. Всему виной сюжет картины. Сцена укуса ящерицей восходит к мифу об укусе ядовитой саламандрой Аполлона. А как мы помним, Аполлон -самый красивый. Видимо, пытаясь придать мальчику неземную красоту, Караваджо нарисовал почти девочку 🎀

Караваджо самый темпераментный из художников, попросту хулиган. С молодых лет он пристрастился к кабакам и борделям. Практически каждую ночь он напивался и отчаянно дрался. Жизнь Караваджо полна невероятных событий: драки, гулянки, убийство, приговор, бегство, камера смертников, кровавая вендетта, исчезновение и помилование. Он был истинным страстным итальянцем, но об этом в следующих постах … 😉
Микеланджело да Караваджо «Мальчик, укушенный ящерицей», 1596
Выражение «кустодиевская красавица» прочно вошло в наш язык. Перед вами именно она. В своем творчестве Кустодиев воспевал русскую простонародную красоту. В его картинах заметно влияние лубочной живописи, традиционных росписей дымковской игрушки – всё до предела русское. Возможно, именно это спасло художника после революции. Он был любим советской властью и смог спокойно дожить несколько лет своей жизни уже будучи прикованным к инвалидному креслу из-за опухолей спинного мозга.
Вернёмся к нашей красавице. В ее образе мы видим и эротику, и любование, и злую иронию. Эта мягко-розовая, пышная купчиха не только идеал женщины. Кустодиев как раз предпочитал более хрупких дам, однако признавался, что «худые женщины на творчество не вдохновляют». Это символ России, счастливой, сытой и уютной, «безвкусной» с кричащими обоями, губками-вишенками👄, но такой тепло-приятной. Хочется залезть к не под пуховое одеяло, есть варенье и греться 😊
Для кого-то она всерьёз идеал женской красоты. Говорят, один митрополит признавался: «Видимо, диавол водил дерзкой рукой художника, когда он писал свою «Красавицу», ибо смутил он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и ласковость и забыл посты и бдения. Иду в монастырь, где и буду замаливать грехи свои».
Вы тоже можете «узреть ласковость» красавицы в Третьяковской галерее.
Борис Кустодиев «Красавица», 1915